lunes, 17 de diciembre de 2018

ROMA



Alabada por la critica especializada, con aplausos del publico en Venecia, con la algarabía de todo el mundo que ha dicho que es una obra maestra y con una campaña publicitaria donde se le ha dado pelea al duopolio de exhibición en México, Roma la nueva cinta del cineasta Alfonso Cuarón ya esta disponible para ver en casa en la plataforma Netflix, esperando solamente el resultado de los Golden Globes y de las nominaciones para el premio Oscar.

¿Algo digno de celebrar? por supuesto que si, pero ¿Es realmente Roma la mejor película del cine mexicano? ¿Es esa obra maestra que todo el mundo dice y habla o es un simple fenómeno de la nueva moda de endiosar en redes sociales y en medios algo que en realidad se trata de una película simplista y bien filmada de un director oscareado de nuestro país?

Roma es sin duda una cinta que ha causado revuelo por el mismo director que tomo las riendas de este proyecto como productor, guionista, director de fotografía y director, sin presiones de estudios encima, con un presupuesto elevado y con la sartén por el mango al momento de tomar decisiones, que según cuentan los pocos que pudieron estar en la filmación de la película fueron totalmente incuestionables y dictatoriales.

Cuarón si bien se ha caracterizado por ser un director innovador con pasión por su trabajo, se ha convertido, como muchos de los que se han ido a tierras extranjeras a producir sus ideas, en un personaje con una coraza prácticamente indestructible. Su pasión se ha vuelto perfeccionamiento, su conocimiento se ha vuelto despropósito y sin duda todo esto esta plasmado en cada fotograma de Roma.

La historia es en un inicio confusa y la narrativa “no convencional” marca varias viñetas de esta familia clase media alta que vive en un México de antaño en los años 70´s y que cumple con los propósitos de la vida en ese tiempo. Clases sociales marcadas, los hijos, la madre cumplidora, el papá trabajador y por supuesto las muchachas de la casa que es donde Cuarón decide contarnos esta historia. Cleo interpretada de una forma muy apasionada por la debutante Yalitza Aparicio es una indígena que habla su lengua materna con su compañera de trabajo y que por supuesto está a las ordenes de los patrones que le dan su lugar, que la quieren mucho eso si (a su manera) pero que jamás mezclan los mundos por tratarse de la sirvienta de la casa que debe hacer lo que se le manda al instante.

Después de las viñetas a medio camino esta la historia, Cleo tiene novio y la deja embarazada, una escena con Fermin interpretado por Jorge Antonio Guerrero completamente desnudo haciendo gala de sus artes marciales, mientras Cleo lo mira sonriente semi desnuda en la cama, basta para saber por donde ira esta historia. Fermin abandona a Cleo en la sala de un cine, afuera no hay mas que folklor y saturación de elementos mexicanos que envuelven a esta muchacha solitaria y abandonada. Después seguimos viñeteando con la extrema cotidienaeidad del mundo de esta casa acomodada de la colonia Roma. A partir de este momento las idas y vueltas de la cinta se concentran en mostrar el poderío narrativo de Cuarón al mostrarnos imagenes saturadas de supuestos simbolismos y un diseño de producción que desborda inconsistencias pero que vuelven al espectáculo, apantallante para aquellos que simplemente disfrutan de la cinta en la sala de cine o de su casa. Cleo camina por el fango mientras ve como hay unos niños que parecen astronautas cruzando unas dunas de miseria y agua sucia. Al fondo un hombre bala de circo se avienta cayendo en un red mientras la gente le aplaude y todo esto para mostrarnos qué Cleo camina buscando al padre de su hijo en su mundo miserable.

El contexto social, político del momento; Los Halcones y la masacre de Corpus Cristi ocurrida el 10 de junio de 1971, mientras Cleo nuestra protagonista entra en labor de parto y debe cruzar esta sensacionalista idea hacia su destino, es un protagonista más atiborrado de un sentido curioso pero a la vez sin tener eco en la historia misma. 

La recreación de época es sin duda una maravilla en la cinta, se ve y se siente un México distinto de antaño, con los sonidos marcados en el tiempo, que por supuesto quién vivió en carne propia este momento estará receptivo al recordarlo.


La fotografía de la cinta es una búsqueda constante del preciosismo, de la estética forzada, ese blanco y negro y esas luces que bañan los espacios, los encuadres que abusan de esos paneos para componer un entorno mega panorámico, la ausencia de primeros planos, que Cuarón justifica porque así se ve la vida, porque el cine es un todo y no pequeños fragmentos. Baste ver la secuencia del incendio, con el personaje extranjero cantando en primer plano, mientras el mundo arde. Como fotografía puede ser bella pero narrativamente no hay un ¿por qué? deba estar ahí.


¿y la historia? la mínima historia se ha perdido en el horizonte, Cleo vive los peores momentos de la cinta y no logran enternecer porque Cuarón no ha querido construir nada puntual. El final que pudo ser ese encuentro de dos mundos, de dos clases, de dos figuras maternas alrededor de una familia, se vuelve predecible, plano y en definitiva termina por cuajar una idea cargada de pretensión que define enteramente el producto final.


El último plano de la cinta, colocando a Cleo en un mundo superior, en un lugar cerca del cielo, en ese cielo donde ella es un angel que ha venido a la tierra a cuidar a los hijos ajenos, a llevarles gansitos y malteadas de plátano, a limpiar la mierda de los perros y a perderse en ese mundo lleno de folklorismo y saturado de elementos que tristemente diluyen la idea a un cumulo de fragmentos estéticamente forzados en una película infinitamente sobrevalorada, deja un sabor completamente agridulce.


Independientemente de sus fallos, igualmente Roma es una cinta categóricamente correcta, bien filmada, extremadamente cuidada y se agradece mucho que un director que ha pisado y tenido éxito en Hollywood vuelva a su patria a generar proyectos de calidad, que su mirada tenga peso en los jóvenes de ahora, que apoye a que el cine nacional mejore sus ideas y trate de llevarlas a otro nivel y también combatir de a poco y con conciencia esa idea de que si tu película no exhibe en el duopolio comercial, esta muerta. Mucho para aprender y en demasía mucho para pensar.


EL VEREDICTO: Roma es una película que vale la pena ver, en casa o en sala de cine, no es esa obra maestra que todos dicen, es una película con una historia sencilla con valores de producción arriba de lo habitual que hacen que quizá en el extranjero sean valorados de sobremanera pero que siendo sinceros se queda a medio camino entre algo que ya vimos y una cinta autoral medianamente bien contada. No estamos en contra de que Cuarón gane todos los premios, pero si en endiosarlo porque si y solo porque su nombre pesa más que todo el producto, el cine mexicano también tiene otras opciones interesantes, este tipo de cintas autorales con búsqueda se hacen cada año pero curiosamente no logran conectar con la audiencia, el apellido Cuarón y sus premios ¿lo cambian todo? Esperemos que eso no sea asi, no todo lo bueno llega a Roma.


CALIFICACIÓN 7 DE 10
DIRECTOR: ALFONSO CUARÓN
ACTORES:  YALITZA APARICIO MARINA DE TAVIRA

GÉNERO MELODRAMA

viernes, 14 de diciembre de 2018

LA CASA DE JACK


El cine de Lars Von Trier se ha caracterizado aparte de la controversia y egocentrismo del director, por ser un cine contundente y sin pelos en la lengua. Creador del movimiento Dogma 95 que intentó separar a Hollywood de arte cinematográfico constituyendo un estatuto similar a la Nouvelle Vague de finales de la década del 50 y que vinculaba jóvenes realizadores con el puro sentido de hacer cine desde una forma orgánica, olvidándose de los maniqueísmos de la industria que en ese tiempo reinaban en la pantalla.
Las mil caras de Jack

Von Trier es considerado un personaje lleno de odios y problemas ideológicos que constituyen para muchos una parafernalia excéntrica y para otros el verdadero sentir de un autor real en nuestros días.
Invasion a la propiedad

La cinta La Casa de Jack (The house that jack built) llega precedida del escándalo que generó en el pasado festival de Cannes cuando fue mostrada fuera de competencia, logrando el infame regreso de este director al mismo festival del que fue prácticamente exiliado cuando presento su filme Melancolia(2011) por decir que admiraba a Hitler y que le parecía un personaje interesante. Así la noche del estreno de su nueva película hubo desmayos en la audiencia, gente saliendo a vomitar y por supuesto una ola de desprestigio absurdo y lleno de amarillismo alrededor de la cinta.
La ley inexistente

La casa de Jack es sin duda una oda al extremismo más consciente, al cine de shock que pretende por que si, aturdir a la audiencia con su violencia llevada al extremo y su construcción de personaje totalmente gratuito y sin mucho sentido. Es también una critica moral y ética sobre el arte, la violencia en el arte y el narcisismo de ser y sentirse especial en un mundo sin sensibilidad, donde asesinar, matar y hacerlo con bombo y platillo pueden convertir a un ser humano en una sombra que satisface su deseo de sangre en cualquier lugar y a cualquier hora.
La construcción del sueño

Matt Dillon un actor extraño y que últimamente ha estado desaparecido del medio, interpreta a Jack un hombre común y corriente que tiene deseos de matar y realiza actos violentos que el director divide en 5 partes donde nos cuenta los pormenores de los asesinatos cometidos por este ser. Metiéndose de lleno en la psique del asesino desde su infancia, por supuesto utilizando el shock como principal ingrediente y la comedia de un humor negro y retorcido que pone muy incomoda a la audiencia.
un hombre simple

Rodeada de rostros conocidos las víctimas fluctúan entre mujeres indefensas, amas de casa, madres de familia, hombres de color y contextos políticamente incorrectos que hacen que el discurso se vuelva crudo y por supuesto muy discutible.
La familia

Sin embargo dentro de toda la vorágine de sensacionalismo interno de la cinta, subyace como siempre en este director el motivo de la crítica social, la mirada ácida sobre la insensibilidad humana, el tono ético sobre el proceder del hombre y sobre la mirada acerca de la violencia, no solo de género sino el origen de la misma en el alma del hombre.
El camino

Es también un retrato muy preciso sobre uno de los discursos preferidos del director Danés, en relación con la construcción del arte y su relación con los sentimientos más oscuros y deseos de los creadores. El ver la violencia como una forma de arte por el hecho de ser algo construido nos vuelve insensibles. El sentarnos en una sala de cine y ver la violencia como algo que esta ahí y que mientras no nos afecte no nos importa su existencia nos hace imperfectos y vulnerables.
La realidad

La cámara nos mete de lleno en el interior de este mundo enloquecido y durante casi 3 horas nos lleva de la mano a tratar de entender la mente y el corazón del asesino. Un ser imperfecto que pretende construir algo aunque sea demasiado extremo perfecto en su sentido visual. Una casa perfecta, un lugar que desde los cimientos pueda ser única e irrepetible. Con tintes de la divina comedia, tonos bíblicos, sacrílegos y con una simbología que cae en el exceso, Von Trier nos demuestra que aún sigue vigente y que por supuesto es un autor con todas sus letras.
el mito

La Casa de Jack es perturbadora, es una oda a la pretensión del director, pero sin duda alguna es una obra necesaria en estos tiempos que se viven desde el punto de vista humano. El público que no sabe que viene a ver sale consternado, grita en la sala, se mueve del asiento incomodo, al final puede o no gustar, deja un sabor amargo y a la vez dulce por conseguir esas reacciones en la audiencia. El reparto de actores en especial Matt Dillon es digno de ver y de aplaudir, al final del camino, aquí hay una cinta hecha por un creador que es un autor con un discurso y una mirada para mostrar. Les guste o no eso esta poco a poco desapareciendo en el cine y por supuesto es una bocanada de aire fresco para quien decide entrar a ver esta propuesta.
El director esperando veredicto

EL VEREDICTO: Audaz, muy violenta, perturbadora, no apta para todo el mundo, aunque por momentos es hilarante, hacer reír a una audiencia de cosas mórbidas no es fácil. Lars Von Trier lo logra con creces y hace de esta una experiencia que vale la pena ver en pantallas grandes.
Si es usted una persona impresionable o sensible abstenerse.

CALIFICACIÓN: 8 DE 10
DIRECTOR: LARS VON TRIER
ACTORES: MATT DILLON, UMA THURMAN
GÉNERO: COMEDIA, HORROR, DRAMA


COLD WAR


La corta duración de algunas películas se debe a su idea de concentrar la mayor parte de su trama en los tres actos fundamentales y no rebuscarse nada ofreciendo un largometraje breve y sin complicaciones. Cuando retomamos la filmografía de un director como Pawel Pawlikowski nos damos cuenta que sus películas desde la sorprendente Last Resort(2000) hasta la premiada Ida(2013) tienen una muy corta duración y más que dedicarse a concentrar los actos y las ideas en poco tiempo, resultan extremadamente nutridas y ricas en su concepción, no solo visual sino estructural al hablar del drama construido alrededor de la historia que se cuenta.
Eligiendo el Camino

En Cold War o Guerra Fría la nueva cinta de este director nos lleva a conocer la historia en la década de los 50´s de una pareja de amantes imposibles que se dedicaran a caminar por varias partes del mundo con sus problemas y alteraciones personales dentro del marco de la guerra fría tomando como base las relaciones autodestructivas y la vida cotidiana, el marco histórico y sus consecuencias en los seres que viven ese momento y ese tiempo.
La escalera llena de obstáculos

El blanco y negro exquisitamente fotografiado por Lukasz Zal que ya había demostrado sus temperamento con los clarososcuros y esas texturas imponentes en la cinta Ida, aquí es el reflejo fiel de una decadencia arbitraria que coloca la humanidad en un momento de olvido y de sensaciones entrecruzadas de una manera obsesiva. Los primeros minutos de la película parecen sacados de cualquier cinta de Tarkovski con esas texturas rugosas y sucias marcada de un cine que ya no se hace pero que ha dejado huella en la historia de la humanidad.
La orquesta

El sutil trabajo con los actores, Joana Kullig y Tomasz Kot es verdaderamente apabullante, los amantes que toman en su mayoría malas decisiones y eso repercute en toda su historia de amor que más bien parece un camino lento hacia el dolor, demostrando una vez más que el verdadero amor duele y duele mucho.
El amor silencioso

Pawlikoski construye un mundo interior, un mundo intimo, donde el deseo de estar con la persona que se quiere va mucho más allá de la guerra silenciosa que ocurre en el interior de esa Europa conflictuada. Aquí lo más importante es el discurso que aparenta ser melodramático pero en realidad es un discurso cimentando en la memoria y en el conflicto interno e inexplicable del ser humano.  Se vive como se decide vivir y se camina con quien se decide caminar.
La tragedia

El blanco y negro con esas texturas maravillosas dotan a esta cinta de un andar especial, es básicamente demostrar la vigencia de la imagen cinematográfica sin el sentido del ruido que provoca el color. La música que es otro personaje dentro de la película que viaja en épocas desde lo mas folklórico, hasta el jazz inicial que secunda directamente el entorno político y social del tiempo.
Pawlikowski ha realizado una obra con algunos tumbos narrativos, con singular belleza y una incomprensible trama dramática, una travesía por los ocultos rincones del amor en tiempos de guerra. Según el mismo, es un homenaje a sus padres que también vivieron un romance tormentoso, separándose y volviendo en diferentes etapas y en diferentes países.
El director esperando veredicto junto a su actriz

EL VEREDICTO: Ambiciosa, diferente, extremadamente melodramática en momentos, con una narrativa accidentada pero con una bella ejecución visual que logran posicionar a esta cinta como una de las mejores del año, sin duda alguna.

CALIFICACIÓN: 8 DE 10
DIRECTOR: PAWEL PAWLIKOWSKI
ACTORES: JOANA KULLIG Y TOMASZ KOT
GÉNERO: MELODRAMA ROMANCE


martes, 20 de noviembre de 2018

LA BALADA DE BUSTER SCRUGGS


El western como género natural americano siempre ha tenido sus reinvenciones por varios de los autores que lo vieron nacer, como olvidar aquella cinta depresiva del maestro John Ford "The Man Who shot Liberty Valance (1962) donde el creador daba por terminada la saga del oeste y proponía un vaquero muerto y sin mucha esperanza.
El Oeste Americano

En 1964 Sergio Leone haría lo propio reinventando el género en Italia y dotándolo de nuevas formas expresivas para que los espectadores se sintieran implicados en esta vasta idea del paraje desértico, donde los vaqueros que ya no luchan contra los indios, vivan y desempeñen sus más bajas pasiones.
En 1992 Clint Eastwood volvería de aquellos días polvosos del Spagetti Western de Leone y colocaría una visión del presente y del pasado del vaquero en Los imperdonables, cinta que hasta nuestros días marcaría un antes y un después para este tipo de películas que todo el mundo pensaba que estaban en decadencia.
La orca y sus consecuencias

Ahora Los hermanos Coen que ya han demostrado su participación activa en el cine autoral pasando por sus primeras cintas donde se destaca el acto criminal y los personajes que no tienen ningún deseo de redención hasta aquella película que les trajo la gloria de la estatuilla de la academia y que sin duda fabricó una especie de western urbano y bastante alejado de las convenciones basado en una novela de un escritor también muy especial llamado Cormac McCarthy "Sin Lugar para los débiles" (2007) se ha convertido en una cinta que fabrica personajes tan corrosivos como el que interpreta Javier Bardem y que también tiene su eco en un tipo de western fronterizo que habla sobre la sociedad deshumanizadora en todo sentido.
Nadie esta listo para morir

Ahora con la idea de todos los productores de no pagar ninguna película que sea autoral o que tenga  tintes autorales, de llenar las salas de cine con basura prepagada y extremar el artificio de lo puramente comercial dejando de lado las miradas, es el momento en que todos los llamados autores, están en plena retirada uniendo sus filas al gigante de los nuevos medios llamado Netflix en donde según varios hay libertad de creación y donde sus obras pueden seguir vigentes aunque en la gran pantalla lejos han quedado ya esos tiempos donde la innovación y la mirada importaban mas que el presupuesto.
El oro y sus consecuencias

Así pues Joel y Ethan Coen presentan su nueva película llamada La Balada de Buster Scrugss y que por supuesto es un gran homenaje al Western clásico y a todas su variantes. la idea de juntar 6 historias que ocurren en medio de ese lejano oeste y que reflejan el sentir de sus creadores sobre algo que se ha construido sobre la marcha llamado "Estilo de vida" y que aquí en base a estos personajes nos podemos percatar de su alegoría directa a los pecados del ser humano, su sentido de existencia y por supuesto el temor a lo desconocido, aderezado con un poco de azar y de cosas que suceden por que si, las viñetas creadas por los Coen reflejan esa ironía característica de estos creadores y por supuesto generan muchísimas ideas encontradas en relación con este género puro que en definitiva logra aún desatar pasiones muy fuertes al tratarse de contar sus historias.
Fuera de la ley

Un reparto que incluye a Tim Blake Nelson, Liam Neeson, James Franco, Tom Waitts entre muchos otros y que recorre de una manera paródica e hiriente el oeste americano, tratando de dar algunas luces vagas sobre la naturaleza del ser humano, logran plasmar una divertida apuesta que si bien tiene sus altos y sus bajos nunca de ser divertida y entretenida.

Personajes que cantan, seres deformes, amores inesperados, la búsqueda del oro, la diligencia y sus absurdas clases sociales, son algunos de los temas tratados en este mosaico de ideas, que en seguramente serán la delicia de aquellos que disfruten de un humor ácido y particular donde el drama principal de los personajes es la forma de vida y sus decisiones sobre el largo camino andado.

EL VEREDICTO: Una cinta deliciosamente divertida, una forma de expresión diferente, aunque limitada por la pantalla televisiva nunca deja de ser interesante y por supuesto que suma muchas cosas positivas a la carrera de estos hermanos directores que nunca dejan de sorprendernos

CALIFICACION: 8.5 DE 10
DIRECTOR. JOEL Y ETHAN COEN
ACTORES: TIM BLAKE NELSON, LIAM NEESON
GÉNERO: COMEDIA,DRAMA.WESTERN

viernes, 2 de noviembre de 2018

MUSEO


Nuestra propia historia nos impide a veces percatarnos de esos momentos o detalles, que por más mínimos son grandes. Esas historias que han deambulado por la memoria social pero que en el cine difícilmente vemos o podemos disfrutar.

Alonso Ruizpalacios director muy joven que debutó hace algunos años con la cinta Güeros, donde proponía un regreso al cine rebelde, aludiendo a la ideología reaccionaria, a lo que a casi nadie le importa actualmente, a través de la memoria y del colectivo social del enfrentamiento clasista entre la mirada de los jóvenes actuales y a la vez con mucho de vanguardia retro y de la sociedad represora,  logro colarse ganando premios importantes en varios festivales pero como de costumbre, el público no logró conectar con la idea y fue olvidada en salas.

Ahora bajo la mano de Gael García Bernal en su papel no solo como actor sino como productor, Ruizpalacios presenta su segunda película Museo, basada en una historia real sobre el robo mas curioso y menos espectacular de la historia mexicana, pero que tuvo un eco importante en el momento que ocurrió, porque curiosamente fue cuando todos los mexicanos nos sentimos humillados y mancillados por no tener nuestro pasado histórico.

Museo nos presenta la historia de Juan, un bueno para nada que un día decide con su amigo Wilson robar piezas del museo de antropología e historia de la ciudad de México y convertirse en los dealers más absurdos del arte. La idea por sí misma obedece a una narrativa de " Heist Movie "donde los involucrados planearan este robo y lo ejecutaran sin pensar en las consecuencias.


En Museo, Ruizpalacios decide hacer lo contrario, centrarse menos en la planeación y mas en las consecuencias. Juan y Wilson vivirán un calvario tratando de vender las piezas y todo ira cómo una bola de nieve creciendo en sus interiores y en su relación como amigos.


Los primeros 30 minutos de la cinta son antológicos el director se las ingenia para ubicar al espectador en un tiempo especifico, más allá de los decorados, con el costumbrismo de una familia de clase media de la década de los 80´s. La naturalidad del reparto, la fiesta de navidad, el desempeño de los momentos hilarantes entre los hermanos y a la vez trágicos son excepcionales. El ritmo casi documental, absorbiendo toda la pretensión e idea de emular una especie de Estética Godariana pensando en sus personajes como si fuesen aquellos de Sin Aliento(Á Bout de Souffle, 1960) deambulando ahora en la ciudad de México con planos donde los protagonistas enfrentan al espectador completamente de espaldas, o bien con recortes en la imagen más bien dedicados a reflexionar los interiores de las sensaciones de los protagonistas.


Gael Garcia esta bien, como pocas veces, en una composición, sobre todo hacia el tercer acto de la cinta de una manera introspectiva, sufriendo y desembocando su ira por ser reconocido de una manera extraordinaria. Leonardo Ortizgris también hace lo propio y complementa perfectamente al protagonista como aquel que decide seguir sin cuestionar los pormenores del viaje.

Los momentos musicales extremos donde parece que estamos viendo una película de los 50´s son arriesgados y pueden ser chocantes en su construcción, pero crean un lenguaje adecuado para situar la  cinta con un ritmo único que pretende remontar a una época y colocar la cinta como una especie de filme noir con toques muy nacionalistas.

Aunque se pierde hacia el segundo acto y si, le sobran 20 minutos de metraje(toda la secuencia de Acapulco) Museo se sostiene por esa originalidad y mirada del director que ya se encuentra en una búsqueda de su propio lenguaje, lo cual para una segunda película es muy interesante.

EL VEREDICTO: Una cinta diferente, con un lenguaje único que emula y pretende demasiado del espectador, pero que sin duda consigue momentos verdaderamente buenos que por supuesto valen el precio del boleto.

CALIFICACIÓN: 8 DE 10
DIRECTOR: ALONSO RUIZPALACIOS
ACTORES: GAEL GARCÍA BERNAL, LEONARDO ORTIZGRIS

sábado, 6 de octubre de 2018

TODOS LO SABEN


Cuando un director comienza a arriesgar cada vez mas en su trabajo, se convierte en una constante que puede definir su carrera, Asghar Farhadi director iraní con pocos títulos en su filmografía, pero casi todos sumamente contundentes como A Separation(2011) o bien The Salesman(2016) ambas ganadoras del Oscar a mejor película extranjera, ha comenzado ya, no solo a tener una marca propia de trazo escénico, sino que conforme avanza, su madurez visual es mucho más holgada y se nota ese crecimiento en el ensamble que logra con los actores y la puesta en escena.
Una boda muy familiar

Su más reciente cinta reune lo mejor de dos mundos, por un lado Javier Bardem cuya carrera ha estado llena de altos y bajos, sobre todo bajos, en su etapa en el cine americano que no ha sido del todo exitosa y por el otro, el que sin duda alguna es uno de los mejores actores argentinos Ricardo Darín, que al contrario de su contraparte español, ha logrado evitar el cine americano convirtiéndose en una estrella en su propio país y en Europa.
Todos lo saben

Ambos están acompañados de Penelope Cruz, Eduard Fernández e Inma Cuesta en esta historia sumamente atrapante donde una familia vivirá en carne propia la pérdida de Irene la hija adolescente de Laura(Cruz) que es secuestrada después de una fiesta enorme en la casa de sus abuelos.
Bardem y Cruz con su química imborrable

La cinta comienza con una secuencia absorbente, orgánicamente creada, con una puesta en escena que más pareciese un baile enorme donde todos los personajes y el público están invitados. La gracia y la forma de trabajo de Farhadi da fruto al mostrarnos esta fiesta donde todo el mundo está involucrado y la filma con singular maestría, jamas olvidándose de construir una atmósfera demasiado feliz para ser verdad.
Penelope y el melodrama

Después la cinta cambia de rumbo y comienza la tragedia, que nos lleva a descubrir los oscuros secretos de estos personajes y en especial afecta la vida de Paco (Bardem) que es el único personaje inocente de la idea, reprimido y aún así feliz de lo poco que tiene que para él es mucho y que definitivamente sera el plato de la discordia hacia el final de la película.
Una búsqueda sin fin

Javier Bardem construye de a poco su personaje, le da miradas, movimientos muy particulares, lo vuelve demasiado contenido y encuentra de a poco el drama que le atañe a su existir.  Alejandro (Darín) que ingresa a la idea tiempo después de que comienza la tragedia, compone un oponente digno y moralino que abusa de su fe para poder finalmente conseguir su objetivo.
Lo mejor de dos mundos

Aquí Todos lo Saben pero nadie dice nada, una familia donde reina la alegría es el reflejo de una sociedad llena de mentiras y chismes que se imponen ante la cordura.
Farhadi construye un micro universo particular y lo dota de singularidad, sus encuadres llenos de naturalismo puro definen el tono de la película que a veces pareciera sacada de una novela de Agatha Christie.
Bardem interpretando un hombre sencillo

En su estreno en el festival de Cannes, dividió a la audiencia hay quienes la acusaron de melodramática y de colocar un tono de novela televisiva barata. A otros les pareció un trabajo maduro de este director que ha demostrado conocer a la perfección a sus personajes y dotarlos de una organicidad increíble. Farhadi es un director bastante conocedor del drama de sus historias, de como colocar al espectador y hacerlo sentir feliz pero a la vez incomodo. De traspasar los limites de la intimidad de seres de ficción y volverlos parte de la mente del espectador. Aquí en Todos lo saben logra hacer brillar a todo su ensamble de actores de una manera muy especial y construye ese pueblo chico, infierno grande que si bien no es nada nuevo bajo el sol, aquí se sostiene muy bien y se vuelve algo bastante contundente.
El director en Cannes

EL VEREDICTO: Actuaciones sobresalientes, un ensamble de actores de primer nivel haciendo un trabajo impecable, en especial Bardem que hacía mucho tiempo que no nos deleitaba con su composición de personajes. La idea parece algo ya visto, pero el director se las ingenia para volverla diferente. Quizá el tono del melodrama esta un poco exagerado sobre todo en el personaje de Penelope Cruz pero al final puede más la construcción que los excesos.

CALIFICACIÓN 8 DE 10
DIRECTOR: ASGHAR FARHADI
ACTORES: RICARDO DARÍN, JAVIER BARDEM, PENELOPE CRUZ
GÉNERO: MELODRAMA/THRILLER